Dos Visiones by Carol Moreno en Hotel EL PALACE BARCELONA

Con la firme voluntad de continuar invirtiendo en su estrecha vinculación con el arte.
El majestuoso hall de El Palace Barcelona y su adyacente sala Cugat acogen una colección de piezas de la artista catalana Carol Moreno que podrá visitarse hasta el 7 de mayo de 2024.

 

La muestra presenta obras de muy diversa procedencia, desde Elche hasta Camboya, la Costa Brava, Collserola o el Delta del Ebro, todos ellos recorridos en primera persona por la artista, que quiere compartir con los espectadores la sensación de calma, belleza y sosiego que, junto con cierto misterio, experimentó transitándolos.

 

Esta no es la primera colaboración de la artista y El Palace Barcelona, ya que desde
2010 sus colecciones de cuadros, retratos y murales decoran las Art Suites, el Salón Cugat, el Winter Garden y el techo del salón Gran Vía.

 

 

El primer libro de MICHELANGELO | Artika Books en colaboración con el British Museum

Michelangelo: dibujos es una obra de edición limitada que reúne los dibujos realizados por el escultor, pintor, arquitecto y poeta italiano durante la creación de sus icónicas obras maestras.

Gracias a la colaboración con el prestigioso museo londinense, por primera vez en la historia será posible acceder a la colección más completa y significativa de la obra gráfica de Michelangelo. Una selección única con 75 dibujos que reúne bocetos desde sus 20 años hasta su muerte.

Un apasionante viaje que nos revela el interior del artista y nos invita a tocar la esencia misma de sus creaciones a través de un estudio exhaustivo de sus dibujos. Cada página susurra los secretos del Renacimiento, permitiendo soñar junto al genio renacentista.

 

 

La figura del David nos descubre la obra

La colección se presenta en un exquisito estuche-escultura que rinde homenaje a la que sin duda es una de las esculturas fundamentales de la historia del arte occidental: el David, obra cumbre del artista y probablemente la escultura más venerada y conocida de todos los tiempos.

El estuche-escultura guarda en su interior el Libro de Arte, que incluye la extensa recopilación de 75 dibujos que no están expuestos al público y que el British Museum guarda para su óptima conservación. Y el Libro de Estudios, que muestra las obras más destacadas de Michelangelo junto a textos, realizados por máximos expertos en la figura del artista, que nos explican su proceso y significado, además, se incluye un análisis exhaustivo de los dibujos que aparecen en la obra.

 

 

El Libro de Arte muestra el proceso creativo de Michelangelo Buonarroti

Michelangelo era un artista prolífico y multidisciplinar que destacaba en todas las disciplinas, por ello era apodado “il Divino”. Su uso pionero del dibujo como método independiente le permitió explorar la volumetría, la anatomía y la tridimensionalidad tanto del mundo como de sus creaciones.

Los 75 dibujos del Libro de Arte nos descubren bocetos preparatorios, estudios anatómicos y arquitectónicos, motivos cristianos, amores prohibidos, castigos divinos y obras finales, que nos desvelan sus pensamientos y nos permiten adentrarnos en la mente del artista, revelando los misterios de su metodología de trabajo y los diversos proyectos que emprendió.

El proceso creativo de Michelangelo, su perspectiva única y su sensibilidad emocional quedan ahora unidos al sello editorial ARTIKA.

 

 

Libro de Estudios: expertos en el artista dibujan el perfil del genio y del hombre

Michelangelo: dibujos también incluye un Libro de Estudios con textos que permiten la comprensión tanto de los dibujos como de su significado, realizados por reconocidos expertos del British Museum, como el director del departamento de dibujos y grabados, Hugo Chapman, quien reflexiona sobre el gran reconocimiento de la obra del artista y cómo se gestó la colección más importante del museo, y junto a Sarah Vowles, curadora smirnov family de la sección de dibujos y grabados italianos y franceses, analizan las 75 láminas de esta edición exclusiva.

Por su parte, el curador especializado en pintura italiana del siglo XVI de la National Gallery londinense, Matthias Wivel, nos descubre las claves de la apasionante vida y obra de Michelangelo.

 

 

Colaboración con el British Museum

Para esta obra, ARTIKA ha colaborado con el museo más importante del Reino Unido sobre historia y cultura: el British Museum, conocido mundialmente gracias a sus colecciones, así como su importancia per se en el mundo del arte.

La recopilación de dibujos de Michelangelo que posee el museo, es la más completa que existe, ya que engloba desde dibujos de sus 20 años hasta preparaciones realizadas el mismo año de su muerte, poniendo de relieve la evolución del artista a lo largo del tiempo.

En toda la obra y en especial en el Libro de Estudios se palpa la relación implícita y total por parte de los expertos del British Museum, así como la sinergia con ARTIKA. Su amplio conocimiento sobre el artista y su estrecha colaboración en la obra han sido primordiales en esta edición de ARTIKA.

 

 

Una obra exclusiva

La importancia de la obra Michelangelo: dibujos, destaca por su limitada disponibilidad, con solo 8.998 ejemplares, que se distribuirán en los 30 países en los que se encuentra presente ARTIKA y el resto del mundo. Se erige prácticamente como la única edición que reproduce una amplia colección de dibujos del genio del Renacimiento.

Esta creación permite a los aficionados al arte poseer una completa representación del artista más destacado del Renacimiento italiano gracias a ARTIKA.

 

 

ARTIKA 20 años de excelencia editorial

ARTIKA es un sello editorial especializado en libros de artista. Nuestras obras están realizadas de forma totalmente artesanal, en ediciones limitadas, con 20 años de expertise.

En ARTIKA apostamos por diseños exclusivos para presentar cada edición. Todos nuestros proyectos surgen de un exhaustivo proceso de investigación. El resultado son obras que reflejan, tanto en el contenido como en la elección de los materiales, la personalidad de un gran artista.

En ARTIKA cada detalle está cuidado con precisión, minuciosidad y voluntad de innovación. Solo así conseguimos que nuestros libros de artista se conviertan en obras irrepetibles. Para conocer todas las obras de ARTIKA, puede visitar la página web:

https://artikabooks.com/es/ o ponerse en contacto con info@artikabooks.com

 

DELEITO revoluciona la escena gastronómica con su última campaña que fusiona arte y burgers gourmet

Deleito, el proyecto de hamburguesería gourmet de Alberto Gras de Masterchef 8 da un paso audaz y creativo al lanzar su última campaña que fusiona gastronomía y arte en una obra pictórica “La Caja de Pandora”. Se trata de la producción física de un set que recrea escenarios mitológicos, utilizando elementos como plantas reales, musgo y flores auténticas, eligiendo como protagonista a la modelo Victoria Haie. La iniciativa combina gastronomía y expresión artística para ofrecer a los foodies una experiencia única y visualmente impactante.

 

La inspiración detrás de esta innovadora campaña proviene de la convicción de que Deleito no solo ofrece hamburguesas, sino auténticas obras de arte culinarias. Rai Recoder, cofundador y director de márketing de Deleito explica que “la decisión de crear una obra pictórica real se debe a su deseo de explorar la conexión entre la gastronomía y el arte, llevando la experiencia del consumidor más allá de lo convencional.

 

 

La elección de la obra de arte pictórica clásica «La Caja de Pandora», no solo añade un toque de sofisticación, sino que también refleja la intención de Deleito de posicionarse como una marca mitológica y única en su categoría. “Llevamos Deleito a todos los sectores: esto implica deporte, gastronomía, ocio, fiesta, arte, moda Entendemos que la gastronomía es un arte y la trasladamos hacia otros sectores en los que podamos conectar con nuestra audiencia. Con esta obra nos estrenamos en el arte pictórico. La idea es seguir replicando obras de arte para jugar con el discurso”, añade Recoder

 

El proceso creativo involucró la colaboración de un equipo de expertos diversos, que incluyó setdesigners, estilistas, maquilladores, peluqueros y un reconocido fotógrafo, Angel Ruiz. La fusión entre gastronomía y arte es evidente en cada detalle, desde la presentación visual de la hamburguesa hasta la elección de la modelo en representación de Pandora, Victoria Haie, cuya autenticidad y apariencia destacan en la obra. 

 

Esta campaña no solo busca generar interés y reconocimiento de marca, sino también cambiar la percepción de la comida rápida. La marca espera que la audiencia aprecie la dedicación y la creatividad detrás de cada obra culinaria, llevando la experiencia de comer una burger Deleito a un nivel artístico.

 

Según aclara el cofundador y director de márketing del proyecto: “Con esta campaña Deleito espera generar un impacto significativo en redes sociales y reforzar el “brand awareness”. Desde hace unos meses estamos publicando un tipo de contenido muy cuidado y esto implica que las publicaciones del día a día aporten un valor diferencial. Con campañas como esta marcamos el límite de la imagen que queremos proyectar y hacia dónde se dirige Deleito.” 

 

Deleito no solo ha elevado el arte culinario con su última campaña, sino que ha creado una experiencia sensorial única que fusiona la gastronomía con la expresión artística. La marca demuestra su compromiso con la innovación y la diversificación, llevando su presencia más allá de la gastronomía y explorando la intersección entre la comida y diversas formas de expresión cultural.

 

JUST LATAM, la apuesta de JUSTMAD por el arte latinoamericano en la Casa de América

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo JUSTMAD 2024 regresa, en su 15 aniversario, con un fuerte vínculo con el arte latinoamericano, presente desde su primera edición. En una visión expandida, que no se limita al territorio físico, el nuevo programa JUST Latam contará con la presencia de galerías y artistas de México, Argentina, Perú, Ecuador, Cuba, Chile y Venezuela; a las que se suman dos galerías latinoamericanas afincadas en España. Además, ofrecerá un ciclo de conferencias en colaboración con la Casa América, iniciando así, la semana previa a la feria, un diálogo y encuentro con el público, que continuará del 7 al 10 de marzo en Palacio Neptuno, sede de la feria.

JUST Latam presenta como comisaria invitada de la sección a María Lightowler (Buenos Aires, 1979), quien cuenta con una trayectoria profesional de 15 años como investigadora, museóloga y gestora cultural. «El proyecto de Just Latam se presenta como un centro de convergencia de diversas temáticas contemporáneas, que dará la posibilidad de profundizar en la investigación de galerías y artistas vinculados a América Latina desde múltiples enfoques (…) A soportes tradicionales como la pintura, la fotografía o el objeto artístico se le suman interacciones con sonido, cámara infrarroja e IA estableciendo un entramado complejo donde el concepto de región se vuelve más difuso y desafía la mirada, frente a los vertiginosos cambios del mundo del arte actual.»

Las galerías que formarán parte de la sesión JUST Latam son COTT Projects (Buenos Aires, Argentina), Impulso Galería (Querétaro, México), JAT arts (Lima, Perú), Julia Baitalá Arte Contemporáneo (Buenos Aires, Argentina), TM Galería (Guayaquil, Ecuador), y las afincadas en Madrid Skiascope y Boom! Art Community.

Actividades JUST Latam en Casa de América

JUSTMAD propone un conjunto de conferencias y actividades en la Casa de América, en el marco de creación de su nueva sección. Las charlas, que impartirán diferentes artistas, galeristas y comisarios latinoamericanos comenzarán la semana previa de la feria iniciando el diálogo y encuentro con el público, en favor de la visibilidad del arte latinoamericano. La propuesta explora la diversidad de las prácticas contemporáneas y las sensibilidades artísticas estableciendo un puente de conexión entre Europa y América Central y del Sur.

Miércoles 28 de febrero a las 19h en la sala Miguel de Cervantes.


Presentación JUST Latam 

Ponentes: Óscar García García (director de JUSTMAD) y María Lightowler (comisaria de la sección JUST Latam).
La presentación estará acompañada por la performance en vivo «La sensibilidad del origen» de Álvaro Aroca Córdova (Chile,1979) artista de Boom! Art Community, y la proyección del vídeo “Semióticas del tiempo” (2023) de la artista Patricia Viel (Argentina, 1979) de SKIASCOPE, ambas galerías presentes en esta 15 edición de la Feria.

Viernes 1° de marzo a las 11h en la sala Simón Bolívar
Perspectivas actuales del rol curatorial latinoamericano. Edificar sentido y fortalecer mercado. 

Modera: María Lightowler
Ponentes: Kiki Pertiñez (directora Boom! Art Community, Venezuela), Gabriel Cott (director COTT Projects, Argentina), Ricardo Candia (artista Skiascope, Chile)
Conferencia que abordará las perspectivas actuales del rol curatorial latinoamericano desde dos ejes principales: ¿Cuáles son los ejes conceptuales y temáticas que atraviesan e identifican al arte de América Latina actualmente? y ¿Cómo se edifica el sentido curatorial y se fortalece en simultáneo el mercado del arte, para las propuestas artísticas latinoamericanas de circulación internacional?

 

Viernes 8 de marzo a las 11h en la sala Simón Bolívar
Identidad y globalización en el arte latinoamericano.

Modera: María Lightowler
Ponentes: José Antonio Torres (artista JAT arts, Perú), Leo Moyano (artista TM Galería, Ecuador), Julia Baitalá (directora Julia Baitalá Arte Contemporáneo, Argentina),  Alejandro Chávez (director Impulso Galería, México).
Conferencia que indagará, desde la producción artística y el galerismo, la cuestión de la identidad en un mundo globalizado y reflexionar sobre las influencias de la percepción internacional en temáticas como el cambio climático, el feminismo y las nuevas dimensiones tecnológicas.

Actividades JUST Latam en JUSTMAD

El ciclo de actividades de JUST Latam se completa con otros encuentros en la sede oficial de JUSTMAD en el Palacio de Neptuno entre el 7 y el 10 de marzo de 2024.

 

Del 7 al 10 de marzo de 2024. Palacio Neptuno
Intervención artística en vivo.  

Artistas: Iván Villalobos (Chile, 1975) y Vanessa Paz (Brasil,1993) / Perve Galeria
En los días de la feria y durante el horario de apertura los artistas estarán realizando una obra pictórica en vivo, que nace de la colaboración en conjunto.

 

Viernes 8 de marzo a las 17h, sala de conferencias Palacio Neptuno
Comisarios Boom! «Comisarios en torno al Arte Latinoamericano Emergente en Madrid»

Modera: Iñigo Rodríguez Román (España)
Comisarios ponentes: Inés Alonso Jarabo (España), Judith Corro (Panamá) y Lucía Jimenez (Venezuela)

 

Sábado 9 de marzo a las 17h, sala de conferencias Palacio Neptuno
Entorno Inmediato. 
Encuentro con la artista Valeria Real (Argentina, 1980) / Galería de Arte A Ciegas (Madrid).
Valeria plantea si los plásticos que tiramos hoy serán los fósiles de mañana. La emoción, el territorio y la materia en la fotografía de los ecosistemas marinos del hemisferio sur, en la Patagonia.

 

Domingo 10 de marzo a las 12.30h, sala de conferencias Palacio Neptuno
Artistas Boom! «Destinos. Nuevos creadores latinoamericanos en movimiento»

Modera: Kiki Pertíñez Heidenreich (directora Boom! Art Community, Venezuela).
Ponentes: Enay Ferrer (Venezuela), Rubén Ojeda Guzmán (México) y Josefina Barda Prida (Chile).

Todas las conferencias son de acceso libre hasta completar aforo.

CONCHA JEREZ – 1er PREMIO ENATE ARCO 24

En 1992, ENATE comenzó una colección de arte contemporáneo con obras de artistas nacionales e internacionales. Desde entonces, cada uno de los vinos de la marca está asociado a un artista de reconocido prestigio, figurando en la etiqueta una obra de su autoría realizada para la bodega. Por eso, su compromiso con el arte contemporáneo lleva a esta reconocida bodega del Somontano a unirse a ARCOmadrid 2024.

 

Así, ENATE premiará, mediante una adquisición valorada en 5.000 €, una obra original en ARCOmadrid 2024, que pasará a formar parte de la colección ENATE, en reconocimiento a su labor artística. La obra será presentada en el espacio de ENATE en el GUEST Lounge de ARCOmadrid junto a otras piezas de la colección. Asimismo, esta obra se convertirá, en diálogo con el/la artista, en etiqueta de la botella edición especial en homenaje a la feria.

 

El jurado, formado por Luis Nozaleda (director general de ENATE), Carlos Urroz Arancibia (gestor cultural) y Frances Reynolds (fundadora de Instituto Inclusatriz), ha acordado otorgar el I Premio ENATE-ARCOmadrid 2024 a la obra ENTRE Escritos Autocensurados, 2020, de la artista Concha Jerez (Galería Freijo). El jurado ha valorado tanto la trayectoria de la artista, que desde los años 70 se ha preguntado por la manera en que nos comunicamos y relacionamos en un mundo mediado por la tecnología, como por el especial foco de esta obra en nuestra posibilidad de comunicarnos o decidir dejar de hacerlo.

El Palacio de Liria inaugura su nueva sala de arte contemporáneo con la mexicana DENISE DE LA RUE

El Palacio de Liria acogerá a partir del 24 febrero de 2024 la exposición Un Nuevo Mundo de la artista mexicana Denise De la Rue. Esta exposición marcará un hito significativo, por tratarse de la muestra con la que se va a inaugurar el espacio que la Fundación Casa de Alba ha destinado al Arte Contemporáneo.

Inspirada en la curiosidad innata y el espíritu humano de exploración, la exposición Un Nuevo Mundo se basa en las 21 cartas autógrafas de Cristóbal Colón pertenecientes a la Colección de la Casa de Alba, las únicas que existen en manos privadas en el mundo. La artista multidisciplinar Denise De la Rue ha creado un diálogo entre este excepcional y único material epistolar y las expediciones de la NASA al espacio, para dar forma a una experiencia artística que busca reflexionar sobre la búsqueda constante de la humanidad por descubrir lo desconocido y trascender los límites establecidos.

La exposición trasladará a los visitantes a través de algunos momentos en la historia de la exploración y el descubrimiento de nuevos mundos, desde el viaje de Cristóbal Colón en 1492, que cambió el curso de la historia al revelar un continente nuevo, hasta el icónico alunizaje del Apolo 11 en 1969. Además, Un Nuevo Mundo también se adentra en los avances tecnológicos actuales que continúan con la exploración espacial y la planificada colonización de Marte en la década de 2030.

Para ello, Denise De la Rue ha creado ex profeso un conjunto de piezas que se exhibirán  a lo largo de la sala de arte contemporáneo. En concreto, la artista mexicana ha diseñado más de 20 esculturas inspiradas en artefactos y objetos que han estado presentes en misiones de la NASA y una serie de recreaciones de meteoritos. Sobre estas obras Denise De la Rue establece un diálogo y superpone extractos de las mencionadas cartas de Colón y de documentos de las Misiones Apollo, como por ejemplo el documento del alunizaje del Apollo 11 perteneciente al fondo del National Archive Museum en Washington D.C. De esta forma, se interrelaciona el viaje de Colón y la conquista del espacio, la exploración de nuestro planeta y del cosmos, a través de los testimonios en primera persona de sus protagonistas.

Además de estas piezas inéditas, la exposición incorpora réplicas artísticas de objetos de la colección de la NASA y del piloto Buzz Aldrin, que participó en el primer viaje a la Luna en 1969, lo que añade otra dimensión a la muestra. “Nuestra exploración, ya sea del planeta Tierra o del cosmos”, explica la propia artista, “es en última instancia una exploración de nuestra alma y de nuestra interconexión con el universo”.

Con esta exposición, el Duque de Alba continúa su labor de mecenazgo como ya hicieran sus antepasados: “Proteger y apoyar a artistas contemporáneos es fundamental para comprender la historia de las colecciones de la Casa de Alba. Sin esa labor de mecenazgo, hoy no podríamos disfrutar de obras únicas. Como Duque de Alba me siento comprometido con el apoyo al arte en todas sus expresiones y a los artistas”.

CASA MONTELONGO, arquitectura, arte y diseño

Una casa canaria con una historia enraizada en las tradiciones más antiguas del  municipio de La Oliva se convierte en un alojamiento único, proyecto de Néstor  Pérez Batista (perezbatista.com), arquitecto canario afincado en Berlín. 

 

El proyecto consta de dos unidades alojativas independientes, con salón  comedor, cocina, dormitorios, baño y amenities, convirtiéndolo en un alojamiento  singular, caracterizado por la exclusividad, “Se trata de disfrutar”, explican sus  promotores, “de paisajes naturales, de playas donde es fácil perderse y donde el  alojamiento en sí se convierte en uno de los motivos principales del viaje”. 

 

«Borja y Raúl, propietarios de la casa, expresaron su deseo de trabajar en el  diseño, priorizando el respeto a la cultura y al patrimonio arquitectónico de  Fuerteventura, al mismo tiempo que ofrecieran una solución arquitectónica a las  necesidades contemporáneas (residenciales). La Casa Montelongo, antiguo  casino de La Oliva y situada en la Zona de Conservación Histórico-Artística de  La Oliva, proporcionó el espacio idóneo para cumplir con estos deseos. Con este  desafío, comenzó la renovación. Los principales argumentos del desarrollo del  proyecto se centraron en el contexto urbano en el que se encuentra la casa y su  patio. Una de las metas era establecer una relación estrecha e imprescindible  entre las estancias de la casa y el patio. 

 

 

Cada espacio se diseñó de manera individualizada, pero al mismo tiempo, se  conectó estratégicamente con el patio a través de huecos en las fachadas interiores, enfatizando la sensación de apertura y transparencia, evitando romper  la continuidad espacial y las relaciones fluidas que se establecen con el mismo.  Esta estrategia buscaba apropiarse de los espacios exteriores y hacer que  pasaran a ser una estancia más de ambas unidades residenciales. 

 

El cuidado detallado de aspectos como la iluminación, la geometría espacial, el  confort térmico y la privacidad de las estancias permitió que la unidad se  experimentara en su conjunto, proporcionando una gran variedad de condiciones  y características espaciales diferenciadas, así como una cierta sensación de  «nowhere», perfecta para la contemplación, la reflexión y un hedonismo  primigenio que se materializa desde el momento mismo en que se accede a la  casa.” 

 

 

Su patio con piscina, lo preside una escultura de Óscar Latuag, un artista  disciplinar canario, arquitecto, escultor, muralista, diseñador… en síntesis:  explorador de las formas. En su obra, Latuag percibe y observa la idea en sí  misma, en su naturaleza, como si de un escáner se tratara, clasificando,  agrupando, seleccionando y eliminando excesos, hasta llegar a la expresión  absoluta, simple, y necesaria de lo que quiere contar. Su denominada “perfección  pasajera”. 

 

La escultura de Casa Montelongo es una oda visual a la rica herencia natural de  la isla. La obra se erige como un homenaje a la cochinilla, la orchilla y la piedra  de barilla, elementos fundamentales en la producción de pigmentos  tradicionales. Las formas abstractas evocan el liquen, la tunera y la hoja de la  penca, arraigando la escultura en la esencia misma del entorno local. La  interacción dinámica entre la luz del sol y las intrincadas formas de la obra crean  un juego de sombras en la pared, una danza efímera que cambia a medida que  el día avanza, añadiendo una dimensión extra a esta fascinante representación  artística de la naturaleza autóctona de Fuerteventura. 

 

Según cuenta el historiador majorero, Pedro Carreño Fuentes, “la Casa de  Montelongo se sienta en un solar de la antigua calle de la Iglesia que luego fuera  la del General Franco en memoria de su visita a La Oliva en la década de los  cincuenta, hoy recibe su nombre de la fuente Tababaire. 

 

 

“En ella”, sigue contando Pedro Carreño, “además, se ubica uno de los casinos  de la Oliva donde tenían lugar importantes fiestas y que contaba con la  protección de la Casa de los Coroneles. A este salón asistía la Marquesa doña  Nieves, como invitada de honor. En esas celebraciones eran muy importantes  los bailes donde la gente cantaban canciones improvisadas que muchas veces  se dirigían a la marquesa, la tradición popular recuerda algunas de esas coplas,  aunque la más sonada es la que solían cantarle a su llegada: Que es aquello  que relumbra/ en la sala más que el sol, / doña Nieves del Castillo, / hija del  Gobernador”.

La obra de RONI HORN llega a HAUSER & WIRTH Menorca

La aclamada artista Roni Horn, establecida en Nueva York y galardonada con el Premio Joan Miró en 2013, es conocida por articular su obra entorno al conceptualismo y desde medios muy diversos. Horn presenta su primera exposición individual en Menorca, mostrando una selección de esculturas e instalaciones que interactúan con los espacios históricos de la galería y el entorno natural. Pese a la diversidad de medios de la que hace gala, sus obras aluden siempre a temáticas de largo recorrido que guían su permanente estudio poético sobre la naturaleza mutable de la identidad, el significado y la percepción. Una ambiciosa instalación de contundentes esculturas de vidrio fundido invita al público a presenciar la interacción entre la luz y el tiempo. La exposición, que ocupa la galería sur, recoge también piezas inspiradas en los versos de Emily Dickinson y obras en oro y cobre de series clave en las que la artista lleva trabajando desde la década de 1990.

En el centro de la exposición se encuentra ‘Untitled (“A witch is more lovely than thought in the mountain rain.”)’, una cautivadora colección de nueve esculturas circulares realizadas en vidrio fundido macizo. Horn comenzó a estudiar y producir esculturas de vidrio a mediados de los años noventa, siguiendo un proceso que consiste en verter vidrio fundido coloreado en un molde y dejar que se endurezca gradualmente a lo largo de varios meses. El resultado es una escultura muy rica en texturas: los laterales son rugosos y reflejan la impresión del molde utilizado, mientras que la parte superior está pulida al fuego y es lisa y brillante, emulando un charco de agua cristalina.

Sobre las esculturas de vidrio colado, la propia Horn ha manifestado: ‘Lo que me fascina tiene mucho que ver con esa esencia de las cosas que tienen una apariencia pero que en realidad son algo completamente distinto’. Las esculturas parecen estar en constante cambio, en conversación con la naturaleza a través de las claraboyas y ventanas y con la presencia del público en el espacio arquitectónico. Las gradaciones de luz y sombra activan las obras, creando un diálogo entre solidez y fluidez, opacidad y transparencia. Así, las esculturas de vidrio de Horn plasman la esencia de su práctica: indagar en la relación entre mutabilidad y lugar.

 

La incertidumbre y la ambigüedad impregnan la obra de Horn, y esto se hace patente en la superficie aparentemente acuosa de las esculturas de vidrio fundido. Ocurre lo mismo en ‘Black Asphere’, una obra de cobre macizo que a simple vista se asemeja a una pelota o ‘una esfera’(en inglés ‘a sphere’). En cambio, el término ‘asphere’ alude al hecho de que no es simétrica en un eje y por lo tanto no es completamente esférica. Horn ha llegado a decir que esta obra es un autorretrato, en alusión a la experiencia de androginia de la artista y su resistencia a las etiquetas binarias.

La dualidad es otra de las herramientas temáticas que Horn explora en sus investigaciones sobre la ambigüedad y la paradoja, como se aprecia en la serie ‘Pair Objects’, realizada en cobre y acero inoxidable, o en ‘a.k.a’, donde la artista presenta retratos suyos a lo largo del tiempo organizados de dos en dos. En estas obras, el emparejamiento de objetos potencialmente idénticos ahonda en las complejidades de la identidad y la unidad, la diferencia y la duplicidad. En la exposición de Menorca, la escultura de oro puro ‘Double Mobius, v. 2’ muestra dos cintas en forma debanda de Möbius, una forma geométrica que parece tener dos caras, pero que sólo tiene una. La pieza elimina las capas de significado cultural asociadas al oro y permite al público visitante experimentar el material real,en forma de tira, para denotar al mismo tiempo intimidad e infinitud.

La literatura juega un papel fundamental en la práctica de Horn, plagada de referencias literarias tanto en los títulos como en las propias obras. Mientras que la instalación de piezas de vidrio se titula ‘A witch is more lovely than thought in the mountain rain’ por un poema de Joan Murray, tres esculturas de la serie ‘Key and Cue’ recogen los primeros versos de poemas de Emily Dickinson,a quien Horn ha dedicado varias creaciones.

En ‘Key and Cue’, Horn utiliza los versos como enunciados independientes para crear un patrón que recuerda a un código de barras y que se extiende por las cuatro caras de la obra, haciendo imposible verlos o leerlos todos a la vez. En estas piezas, Horn convierte el texto en imágenes para invitarnos a pensar el lenguaje como escultura, desprovisto, por tanto, de su significado. En palabras de Horn: ‘No considero que el objeto, lo material o lo producido sea la culminación de una obra. El objetivo último es siempre la experiencia, lo que significa que el público, el individuo, forma parte integrante del valor de la obra’.

 

Este año, la obra de Roni Horn puede verse en ‘Roni Horn. Give Me Paradox or Give Me Death, ’Museum Ludwig (23 de marzo – 11 de agosto);en Hauser & Wirth New York Wooster St. (a partir del 4 de abril); en ‘Roni Horn. The Detour of Identity,’ Louisiana Museum of Modern Art (2 de mayo– 1 de septiembre); y en Hauser & Wirth Menorca (11 de mayo – 27 de octubre).

Sobre la artista
La obra de Roni Horn se caracteriza por la incertidumbre y la imposibilidad de concluirla. En toda su obra es importante su interés por la naturaleza mutable de la identidad, el significado y la percepción, así como la noción de duplicidad, cuestiones que siguen impulsando su trabajo.

Entre sus exposiciones individuales más recientes encontramos ‘Roni Horn. Me paraliza la esperanza’ en el Centro Botín de Santander, España (2023), ‘Roni Horn: A dream dreamt in a dreaming world is not really a dream… but a dream not dreamt is’ en He Art Museum, Shunde,China (2023), ‘Félix González-Torres / Roni Horn’ en Bourse de Commerce – Col·lección Pinault deParís, Francia (2022), ‘Roni Horn: When You See Your Reflection in Water, Do You Recognize theWater in You?’ en Pola Museum, Hakone, Japón (2021 – 2022), ‘Roni Horn. You are the Weather’en Fondation Beyeler, Riehen, Suiza (2020), ‘Roni Horn: When I Breathe, I Draw, Part I’, en Menil Collection, Houston TX (2019), ‘Roni Horn’ en Glenstone Museum, Potomac MD (2017), ‘Roni Horn’en Fondation Beyeler, Basel, Suiza (2016), ‘Roni Horn’ en de Pont Museum, Tilburg, Países Bajos(2016), ‘Roni Horn. Butterfly to Oblivion’ en Fondation Vincent van Gogh, Arles, Francia (2015),‘Roni Horn. Butterfly Doubt’ en Hauser & Wirth London (2015), así como ‘Roni Horn. “Everything was sleeping as if the universe were a mistake” que viajó de Hauser & Wirth Nueva York 18thStreet (2013) a la Fundació Joan Miró de Barcelona (2013) y el Caixa Forum de Madrid (2014).

Sus obras se exponen en importantes colecciones y museos de todo el mundo, como el Guggenheim Museum y el Museum of Modern Art de Nueva York, Estados Unidos, el Art Institute of Chicago, Estados Unidos, la Tate Modern de Londres, Renio Unido, Kunsthalle Hamburg de Alemania, Kunsthaus Zürich, Suiza y el Centre Georges Pompidou de París, Francia.

GANCEDO abre las puertas de su nuevo showroom en Barcelona

Con una renovada imagen de estilo contemporáneo y cosmopolita, alberga su extenso portfolio de telas, papeles pintados, alfombras, pinturas y cuenta también con su amplia variedad de marcas internacionales tan reconocidas como Sanderson, Morris & Co, Fabricut o Clarence House a las que recientemente se han unido Mind the Gap u Ohpopsi entre otras.

 

 

Gancedo showroom Studio con un enfoque claramente profesional, abraza el universo textil de Gancedo a la altura de su historia, pero reinventado para dar respuesta a las elevadas exigencias de los profesionales del sector y del mundo contract, donde la firma cuenta con una larga y exitosa trayectoria de excelencia y saber hacer, no sólo en España, sino también en sus filiales en México y a través de sus distribuidores en el resto del mundo.

 

 

La nueva sede es un espacio abierto, no sólo a nuestros clientes, sino también a las nuevas tendencias, sensibilidades y experiencias. Un espacio experiencial donde la creatividad y la inspiración confluyan con el amplio catálogo de productos de Gancedo necesarios para hacer realidad proyectos de interiorismo de cualquier envergadura, desde los más pequeños hasta los más complejos.

 

 

Gancedo Barcelona abre sus puertas para profesionales y para particulares bajo la fórmula de cita previa. La atención personalizada será clave para este nuevo proyecto de la firma. Gancedo Barcelona, Calle Pau Clarís, 115 local interior.

SINESTESIA o la comida del futuro presente

El chef Kiko Moya, ganador de 2 Estrellas Michelin y 3 Soles Repsol con L’Escaleta, es el asesor y coordinador de la nueva y original propuesta del restaurante Sinestesia. Esta experiencia gastronómica inmersiva, que abre sus puertas al público el 21 de diciembre, combina tecnología y alta cocina para sumergir a los comensales en un viaje multisensorial diseñado para dar respuesta a la pregunta: ¿A qué saben los colores?

 

 

En torno a una única mesa, 16 comensales podrán vivir una experiencia  multisensorial de dos horas y media que combina sorpresa, diversión y  dinamismo gracias a diversos estímulos audiovisuales proyectados en el espacio  a medida que se va presentando el menú. A través de locuciones,

 

 

Sinestesia  construye una narrativa en la que imágenes, sonidos, mensajes, sabores y  texturas son clave para vivir una experiencia inolvidable. 

 

Ubicado en el innovador Centro Comercial Caleido, en los bajos de la torre homónima y junto a la zona de las Cuatro Torres, Sinestesia nace para ofrecer  una experiencia multisensorial única. Asesorado y coordinado por el chef Kiko  Moya, el equipo de Sinestesia plantea un menú que tiene el reto de traducir al lenguaje gastronómico la extraordinariamente rica variedad de sensaciones que cada color es capaz de provocarnos. Para conseguirlo, se colaborará con  otros chefs de prestigio en platos específicos que estos firmarán. En definitiva, una propuesta gastronómica irrepetible en el mundo que solo se podrá disfrutar  en Sinestesia. 

 

 

Un viaje al sabor de los colores 

Las veladas en Sinestesia se construyen alrededor de un viaje en busca del sabor  de los colores. El menú, de un precio único de 270 € con maridaje o 190€ con  agua y agua con gas, supone la tangibilización gastronómica de cada uno de  los colores que los comensales “visitan” en las 7 etapas de la experiencia

 

Cada etapa del viaje se abre con ingeniosa reflexión acerca del papel que  cada color juega en nuestro mundo, así como de su capacidad para jugar con  nuestras percepciones y emociones

 

 

Una experiencia para comensales que exigen algo más que una simple vivencia gastronómica y que demandan un momento único y sensorial capaz de  complementar y expandir todo lo que los chefs son capaces de ofrecer con sus  platos. Estímulos audiovisuales que, sincronizados con texturas y sabores,  transporten a quien se sienta a una mesa a lugares en absoluto accesibles en  un restaurante tradicional.